sábado, 18 de julio de 2020

La Hipnótica Yayoi Kusama



Esta inclasificable artista nipona nació en Matsumoto, Japón,  en 1929 y afortunadamente para nosotros, sigue viva y sigue creando.Tiene su propio Museo en su país. Vive desde los años 70 y de motu propio, en un institución para enfermos psíquicos en el que se encuentra segura y tranquila. Sale por las mañanas en su silla de ruedas para recorrer la poca distancia que la separa de su taller en donde pinta, dibuja, escribe y crea sin parar.  Para ella, el arte es su medicina. Y a través de él , nos muestra los trazos de sus pensamientos, de sus alucinaciones, de sus inquietudes y de las ideas que de forma recurrente la invaden y que repite una y otra vez en sus obras. 




  
Desde bien pequeñita comenzó a pintar y por ello tuvo que enfrentarse a su madre que la castigaba cada vez que la veía con sus colores. Vivió en una familia enferma, con un padre adúltero y con una madre que le pedía que lo vigilase.





 " Los lunares vienen volando y caen en mi vestido, en el suelo , por la casa , por el techo. Y yo los pinto" (1)


En los años 40' estudió Nihonga, la pintura tradicional japonesa en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Kyoto, pero rápido, se dio cuenta de que aquel no era su camino y pensó en marcharse, en ir a Nueva York, cuando tras la II Guerra Mundial, esta ciudad sustituyó a París como centro del arte mundial.




 Se había carteado con Georgia O' Keefe, que tuvo una fase precisionista y que fue su mentora y su influencia directa. Pero allí conoció también a Andy Warhol, a Donald Judd, a Frank Stella y a Joseph Cornell con quien tuvo una relación. Éste último dejó una estela importante en ella y tras su muerte, Kusama regresó a Japón ingresando, como decimos, en la clínica de la que no ha querido salir. 



Kusama y Cornell, años 70'

Pero antes de todo esto, estando en Nueva York, intentando entrar en el mundo del arte y hacerse conocida, se tuvo que enfrentar al sexismo que lo envolvía todo ( y que  todavía envuelve) al igual que al racismo por ser una japonesa en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial. Recordemos la existencia de campos de concentración en EEUU donde fueron encerradas miles de personas de esta nacionalidad. (2)




Japonesa pues y mujer. Así que tras el conocimiento de los autores ya citados como Andy Warhol, además de Claes Oldenburg, Damien Hirst o Lucas Samaras, éstos se dedicaron a copiar de una u otra forma la obra de Kusama, lo cual dio a estos hombres mayor relevancia . Se dice que después de ver la copia que Samaras realizó de la suya, Kusama intentó suicidarse. Afortunadamente, no lo logró. (3)


Yayoi Vs Samaras


Estéticamente se la conecta con el Surrealismo, con el Minimalismo, con el Pop art, con la Abstracción, con el arte Conceptual... Realizó performances pintando a gente desnuda con lunares e instalaciones que denominó "infinity rooms", lo llenó todo de lunares y de calabazas y Lucio Fontana la rescató de la depresión y la angustia en la que estaba estancada. 



En la Bienal de Venecia de 1966, a pesar de no estar invitada se colocó en la entrada con 1.500 bolas de espejos repartiendo papelitos en los que estaban escritos: " A la venta tu narcisismo". Con dos dólares te podías llevar una de estas bolas. Fue censurada, pero la gente se quedó con ella y con esta obra. ( 4) 




Narcisus Garden

Flirteó con la moda y Louis Vuiton le pidió una colaboración. (5)



Le sigue encantando que la gente interaccione con sus propuestas y que ellos mismos consigan crear una obra. En su "The Oblitariation Room" , una sala totalmente blanca se transforma en una llena de lunares de colores que son colocados por los visitantes .




El antes y el después de dos de sus Oblitariation Room 

Con respecto a este distópico momento, Kusama que tiene libros publicados dedica un poema al mundo de hoy y afirma: 

" Es tiempo de encontrar un himno de amor para nuestras almas....Lucharemos contra este terrible monstruo...Ahora es el momento para que la gente de todo el mundo se ponga de pie". ( 5 )



Actualmente su obra se encuentra en múltiples museos mundiales, desde Nueva York, hasta Londres, París, Madrid, Rotterdam o Tokio como se ha comentado anteriormente. 

Una mujer muy interesante y especial 


En cuanto a las imágenes que ilustran esta entrada han sido extraídas de una búsqueda general en Internet sin otra intención que la de compartir su trabajo. 

Con respecto a la obra de referencia y citas: 









miércoles, 8 de julio de 2020

El Arte Matemático de Monir Shahroudy Farmanfarmaian



Esta mujer (Irán, 1924-Teherán 2019) fue artista y coleccionista de arte iraní. Utilizó mosaicos de vidrio cortado para crear una obra que tuviese conexiones con la abstracción geométrica occidental. Estudió en Nueva York, después de formarse en la Universidad de Teherán y allí conoció a los grandes del expresionismo abstracto como Pollock o Willem de Kooning. 





Dibujos, collages y esculturas formaron parte de su trabajo. Estaba fascinada con un técnica especial iraní denominada Aineh Kari que era realizada con mosaicos de espejo a través de la cual jugó con la geometría realizando instalaciones que fueron expuestas en distintos museos, entre ellos el Guggenheim de Nueva York.




Ejemplos de Aineh Kari en cúpulas de dos mezquitas diferentes

Antes de morir pudo ver cómo se realizaba en su país el Museo Monir, como  tributo a la artista que, además, es el primer museo dedicado a una artista femenina en ese país. Ella donó una colección de obras para que fuesen exhibidas en ese museo que está administrado por la Universidad de Teherán. 









Toda la obra gráfica ha sido extraída de distintas páginas para dar a conocer este especial trabajo. Haremos referencia a: 


En cuanto a la obra de referencia además de las anteriormente citadas os dejamos la propia página de la autora, en donde podréis ver más obra de la artista como collages y dibujos,  así como esta  otra. 

viernes, 3 de julio de 2020

El Precisionismo Americano



Charles Sheeler: Conversation - Sky and Earth 1940. 

El Precisionismo fue un estilo netamente norteamericano desarrollado  en el período de entreguerras del siglo XX. . Fue el arte de la era de la máquina (1) , en la que se pusieron en práctica el fordismo y el taylorismo. Era el momento del estallido del consumo de masas Se utilizó la producción en cadena de todo tipo de productos para abaratar costes. Un producción que tan bien retrató y criticó Charles Chaplin en su película " Tiempos Modernos" de 1936. 


Morton Schamberg: Teléfono, 1916


Charles Demuth: Vi el número 5 en oro ( 1928)


Charles Demuth: My Egypt, 1927

Esta forma de pintar se llamó, como decimos precisionismo, o también realismo cubista. Sus autores,  tenéis sus nombres y las obras más importantes en esta pequeña entrada, mezclaron Cubismo y  Futurismo.  


Preston Dickinson: Fábrica, 1920


Louis Lozowick : Tanques, 1929

Fuente: Aquí 

Fue Charles Sheeler ( Filadelfia, 1883- Dobbs Ferry, 1965), pintor y fotógrafo, quien llamó así al estilo que planteaba plasmar ambientes industriales con realismo y precisión. Nunca crearon un manifiesto común pero los creadores se conocían entre sí y se retroalimentaron. 


Ralston Crawford: Maitland Bridge-2, 1938



Francis Criss : El Palacio de Justicia de Jefferson Marke ( 1935)

La influencia de Cézanne, Matisse y Georges Braque es patente en las obras de estos autores. Nunca se plantearon la abstracción y en ese sentido fueron representantes en EEUU de la "Nueva Objetividad" , de la "llamada al orden" de la que se empapa toda la pintura europea en la década de los años 20'.  Sin embargo, en EEUU,  esa Nueva Objetividad estuvo vacía de la crítica que existió en  Alemania tras la I Guerra Mundial.



Edmund Lewandowski: Compañía de Gas, 1937


Gerald Murphy: Reloj, 1925

De igual manera, también se vieron influídos por la fotografía contemporánea, fundamentalmente del enorme trabajo de Alfred Stieglitz, a la sazón marido de Georgia O'Keeffe, que pasará por una etapa precisionista en la evolución de su obra y de  Paul Strand, también fotógrafo. 


Elsie Driggs- Pittsburg 1927


Georgia O'Keeffe : East River from the Thirtieth Story of the Shelton Hotel, 1928


Como obra de referencia a la que pertenece la única cita que hay en la entrada citaremos: 

1 - VV.AA: "Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad" Ediciones Akal, Madrid, 2006.  Página, 222

En cuanto a la obra gráfica ha sido recopilada de una búsqueda general de Internet y algunas de las obras tienen la atribución específica al autor.